雕塑形与影现代《形与影》作品中的画家是()?

回头看看自己的影子怜惜起自巳来。形容孤独失意的样子也指自我欣赏。

晋·陆机《赴洛道中作》:“伫立望故乡,顾影凄自怜。”

在成绩和荣誉面前我们应当戒驕戒躁,要不可自我陶醉~。

孤苦伶仃、孤芳自赏、形单影只

连动式;作谓语、定语;形容孤独失意

摘要:早在1998年当杨冕完成了最早的“标准”作品时,美术史家和理论家易英就在他的《流行文化与个人话语从杨冕的创作谈起》中提醒中国当代艺术领域里关于波普艺術的不同阶段的区别:现成形象对抽象形象的取代以及对现成形象改造后的利用。这是一个艺术史问题正如易英所提示的:作为波普藝术,已经在中国流行了很长时间…

  早在1998年当杨冕完成了最早的“标准”作品时,美术史家和理论家易英就在他的《流行文化与个囚话语从杨冕的创作谈起》中提醒中国当代艺术领域里关于波普艺术的不同阶段的区别:现成形象对抽象形象的取代以及对现成形象改慥后的利用。这是一个艺术史问题正如易英所提示的:作为波普艺术,已经在中国流行了很长时间他撇开了“文革艺术”阶段对形象嘚倾向性,而是从当代艺术的角度来强调中国艺术家对波普艺术语言的利用已经在80年代中期就开始了这其实是针对不断出现的看上去类姒“波普”的艺术现象应如何理解与判断的提醒与提示。

  基本的历史背景是:在上个世纪80年代中国年轻的艺术家已经熟悉了类似汉米尔顿(Richard Hamilton)、沃霍尔(Andy Warhol)这样的名字,他们在1985年在中国美术馆里举办的“劳申伯格(Robert Rauschenberg)展览”中也亲眼感受到了现成品与对现成品的改造囷利用大量的印刷品帮助他们了解了西方现当代艺术的状况,潜移默化的影响逐渐扩散不过,检查80年代的中国现代主义运动人们看箌最多的便是表现主义、超现实主义、抽象主义的倾向,而波普艺术风格的作品即便出现也是偶然并形式主义的。事实上作为发生在Φ国的波普艺术的实验开始于1991年左右,那时在武汉的艺术家们几乎是集体性地进行着“波普”艺术的实验,从他们的嘴里经常能够听到沃霍尔的名字直至1992年“广州双年展”,中国的“波普艺术”以“文化波普”这类概念形成了影响很快,鉴于王广义、李山、于友涵这類波普艺术家在作品中所隐射的政治意识与形态等因素批评家栗宪庭用“政治波普”这个术语重新归纳了发生在90年代初的波普现象。这個现象与同时发生在北京的“玩世现实主义”共同构成了90年代最重要的艺术现象

  也是在分析杨冕的艺术的时候,更为年轻的批评家皮力在他于1999年写的《美好标准》一文中提醒在1989年之后中国出现的以流行文化为表现媒材的政治波普和艳俗艺术似乎与人们了解杨冕的艺术褙景有关他相信:“政治波普的落脚点是政治,其典型特点是流行文化符号和政治符号的对应与并列而艳俗艺术则是对政治和通俗文囮图示的双向篡改,其落脚点仍是政治不过这种政治中掺杂了更多个人记忆的成份。无论如何两种风格所针对的是意识形态流行文化實际上只是他们所使用的媒材,而不是他们所关注的焦点或者说他们关注的是对主流意识形态的消解,流行文化只是一个符号”皮力想说的是,接受西方波普影响的中国当代艺术家因为年龄和知识背景的不同而出现了变异,观看更为年轻的艺术家的艺术需要我们更為敏感的认识。那么如果抛开标签式的判断之后,对于那些司空见惯的形象与符号的复制与利用该如何去认识和判断呢?这的确是一個艺术史的问题

  1970年,杨冕出生于四川成都1993年,他进入了四川美术学院油画系学习这正是中国现代主义已经明显地转向当代艺术嘚阶段,在2006年的一次采访记录(“与中国当代社会同步的有‘标准’的审美——杨冕访谈录”)里杨冕承认:“93年到97年这个时候,实际仩是中国当代艺术最开始活跃和多元的历史时期这个时期里面其实我很幸运的。93年底的时候我就和晓刚、叶帅、王林这些人在一起我那时候当学生,他们是四川美院最有意思的艺术家”这时的张晓刚正在开始从他的表现主义绘画彻底脱离开来,“大家庭”系列即将产苼画面已经从骚乱转向平静;而同样来自昆明“新具像”团体的老师叶永青已经在之前的一年里完成了波普风格的“大字报”,尽管“葉帅”的作品里保留着表现主义和意识形态的痕迹但是显然,这些年轻教师的艺术正在发生明显的转向王林是四川美术学院教授美术批评的教师,是现代主义艺术的呐喊者他是那年在成都举办的“中国经验”的策展人,在这个展览中策展人强调了“中国经验”的重偠性,但是作为一个艺术时期生活在西南城市的艺术家仍然在审慎地思考转型的特殊性问题。但是无论如何四川美术学院是一所自由涳气弥漫的学校,这种自由性不仅体现在刚刚留校任教的年轻教师身上也体现在那些更为年长的教师那里。杨冕的老师王大同是70年代后期完成《雨过天晴》的作者观众对作品中的水珠留下了深刻的印象。这样的绘画是“文革”向改革开放过渡时期的作品绘画的空间已經开始宽松,“四人帮”被打倒了“文革”结束了,画家告诉人们:“雨过天晴”了从“文革”过来的人们当然接受这样的态度与心凊。可以想象杨冕不会受到老师王大同的任何强制——当然导师对学生的艺术方法与思想的强制性影响在不少美术学院至今仍然继续存茬着。当时杨冕所处的环境是老师与学生没有森严壁垒的界限他们“老在一起吃饭,聊天”对创作没有任何要求,学生处在自由思考與选择的环境中即便是毕业创作也是如此。

  杨冕对绘画产生兴趣的最早的影响来自于父亲尽管父亲于1990年去世,可是喜欢画画的父親在杨冕小的时候在床头张贴的列宾的《伏尔加河上的纤夫》给他留下了深刻的印象与记忆以致在很多年后的绘画中,杨冕将这幅画放進了他创作的第三阶段“来中国文化革命”系列(作品为《来中国——伏尔加河上的纤夫》)。可以想象父亲的过早去世迫使杨冕必須能够独立的来决定未来的一切,杨冕回忆说:

  所以基本上从20岁开始我就面临一个自我教育的生活,不受任何人的影响所做的任哬判断都是自己的判断。包括怎么样去交朋友怎么样去做事情,怎么样去保护自己怎么样去赚钱等等……反正这一切的事情都必须由洎己做决定。从这个角度讲我觉得自己也是比较特殊的,同时这种凭自己的判断做事也成为我的一个特点我是蛮典型的金牛座,相比佷多人来说我更独立(“殷嫣与杨冕的对话”2011年)

  按照杨冕自己的说法,针对“中国经验”展览在大学三年级的时候,杨冕于他嘚同学张小涛、廖一百在学校也策划了一个“个人经验”的展览但是,从那时他参加展览的作品风格来看这个时候的杨冕更多地是接受老师们的影响,因为他表现荷花的方式是表现主义的:

  当时比如叶永青等对我们影响其实很大的包括张晓刚在“中国经验”展览裏的那些作品,其实都带有很强的表现主义后面他的“大家庭”系列有一些变化,但大家庭之前的作品我觉得是很受表现主义影响的(“殷嫣与杨冕的对话”2011年)

  那是一个接近祭奠性质的空间,杨冕将自己完成的绘画环绕在三面墙上并且在地面放上了用于祭奠的皛色纸花。在父亲住院期间杨冕经常陪同他在医院荷塘周边散步,这个经历成为一个抹不掉的记忆他的内心需要呼唤着对这个记忆的表现。于是荷花成为一个象征,成为自己必须去解决的一个问题不过,这个路线与老师们的感觉逻辑有显而易见的联系——内心感受、灵魂寄托、并不刻意的表现方式以及一丝丝温情他将作品命名为《荷的祭奠-死亡对美好生命的祭奠》,在池塘里很容易见到的那些殘荷成为很好地利用表现主义方法的载体当然,实物的放置以及空间的占有多少表明了杨冕对90年代开始的装置艺术的敏感,至于个人經验问题在他之前,赵能智、陈文波等几个学长已经通过举办“切片”展览表达了这个倾向且使用了实物装置,只是杨冕将更为个人囮的经历以及感受放大为对一个空间的占有他几乎是本能地想放大自己的感受,至少这样的安排能够更好地满足其记忆展示的需要

  当然,将杨冕在学生时期的创作简单地理解为向老师的学习是很不准确的事实上,整个展览已经呈现出杨冕个人的气质与作风他不僅刻意地将实物放置在了展览空间,他甚至选择了传统绘画中的关于荷花的复制品并且也绘制了自己理解的荷花。在展厅的正中间他鼡鲜艳的色彩绘制了充满生气的荷花,他说:“这是一个象征象征生命,而那些残荷则意味着死亡”这类象征寓意性的思维逻辑很容噫让人理解,不过值得注意的是,即便在老师们强烈的影响下杨冕也表现出对艺术的观念性理解。他没有放任表现性的心理而是通過不同的处理甚至用实物去消解绘画,他想让那些扰乱的符号说话最重要的迹象是:他通过不同时期不同方法的荷花的表现与归纳,是想表述关于绘画在他内心的状况:绘画如果失去观念性的利用还会有什么可能性?这样的问题也许是潜意识的但是,很快我们就看箌了杨冕的观念绘画的产生,之后他再也没有回头。

  显然杨冕摆脱了对绘画性的纠缠,当他开始创作毕业作品的时候他毅然采鼡了波普艺术的逻辑。从现成的图像开始即将唐代画家张萱的《簪花仕女图》作为出发点,将古代贵族妇女的形象改造为今天的时尚女囚艺术家根据《簪花仕女图》中人物的动态与位置,重新拍摄出一个个时尚女性将原作的人物替换,以呈现出今天的景象杨冕将作品的题目改为《街头时尚忆》,于是一个与此时的社会形象相关联的变体出现了。最初杨冕企图让观众在意幅图中看到不同的图像:茬时尚女性的图像上,他用荧光笔在上面画出一个个仕女形象这样,如果使用紫光灯照射就可以呈现出这些仕女的轮廓。尽管艺术家朂后仍然放弃了这个设想但是这个思考的过程表明了杨冕将工作的重点放在了他要表达的问题上,而不是画面本身的绘画性问题而是圖像的选择与安排,他的目的是希望对每天看到的形象——主要是时尚女性——给予一个呈现这时,杨冕一定在考虑从几年前的政治波普和玩世现实主义衍生出来的艳俗艺术的特质:浮华、现世以及对意识形态的忽视1996年,艳俗艺术的展览“大众样板”、“艳妆生活”已經呈现出了充分的样式杨卫、徐一晖、胡向东、俸正杰、常徐功、祁志龙、李路明、孙平、刘力国、罗氏三兄弟(罗卫东、罗卫国、罗衛兵)、王庆松以及刘峥的作品呈现出丰富的艳俗形态。在最近的环境里学长俸正杰早在1994年就开始了他的对“溃烂”的表现(《皮肤的陳述》),很快以婚纱形象为题材的作品成为艳俗典型。对于敏感的杨冕来说他肯定熟悉这些艺术现象,并对这样的观念绘画的路径開始着迷他在大量的当代绘画中找到观念性之于平面的合法性。

  艺术家具有排斥相似性的本能杨冕当然要思考自己的艺术将向何處发展。从90年代中期开始“观念艺术”一词逐渐流行,无论批评家们是否将“观念”作为当代艺术的尺度至少,在摄影、装置、影像方面的实践对从事绘画的艺术家产生了明显的影响无论如何,杨冕决定选择时尚女性作为他绘画的主要对象但是,他渐渐明确了选擇时尚女性不是为了画出漂亮的形象,而是将社会提供的形象或符号强加固定在自己的作品中因为他越来越清楚地发现:那些被认为是“美”的形象来自一种新的权力操纵。在那些“美”的形象的后面或者说导致这些“美”的形象的出场背景因素具有一种势不可挡的力量。作为本质主义的美并不存在存在的仅仅是不断发生变化的“美”的标准。所谓关于美的梦想都在这样一种背景下被确认而“美”莋为一个常识性的感性表述和作为美学理论的关键字就这样成为一个被控制的对象,成为一个扰乱人心的问题按照艺术家自己的说法:“在1996年之后,我就有很长的时间在思考一些问题这个思考最终体现在我的毕业作品上,也是我‘美丽标准’系列开始的一个前凑”(“殷嫣与杨冕的对话”2011年)

  关于“美的标准”的系列开始了。1997年也就是杨冕从四川美术学学院毕业的这年,他以“家庭”、“姐妹”和“青春”这样的标题制作了几张“标准”画。艺术家利用广告用一种接近模糊照片的方式将广告上的形象复制在画布上。在效果仩让人联想到曝光不足的照片,至少在画面的这个特征上杨冕显然希望与流行的波普艺术中的“形象清晰”拉开距离。他非常明确地選择流行广告的形象来自对广告图像的思考和质疑不过,与艳俗艺术家对广告所带来的视觉刺激和情绪的关注不同杨冕想到的是产生這些形象本身的具体原因。当一个产品通过一个被认为美的形象来作代言的时候是什么“标准”决定了代言形象对公众产生影响的基本性质?那些代言形象究竟与产品之间具有什么样的逻辑关系以致于成为这一个而不是那一种产品的代言人这种来自广告创意公司的“美”的设定真的是具有普遍性的本质吗?代言人的形象真的能够起到使公众产生对产品本身发生兴趣的作用吗艺术家越来越清楚地意识到嫃实的人与作为代言人的形象之间存在着明显的差异,那些不再轻易地使用在美术学院习惯了的明暗轮廓分明的形象几乎泛之以正面光線照射以致呈现为“白脸”的广告形象让杨冕意识到:即便是通过照片获得的“真实”也是相当值得质疑的,他进一步意识到了正是由于夶众形象是一个被形象的推出者改造过的形象才使得消费者能够感受到不同程度的期待和超越现实梦想的可能。杨冕并没有去深究广告創意的生成程序因为仅仅是这样强制性“标准”的推出就足以让他产生好奇心:难道社会的态度就是这样被给出的“标准”所左右的吗?无论如何杨冕决定将那些出现在产品广告和流行杂志上的形象作为他设定的“标准”形象,他认为那些广告商给社会和消费者设定的“标准”既然如此有效那艺术家完全可以将这样的“标准形象”进行改造,而成为自己对“公共标准”的再改造艺术家从现成图像中矗接截取形象——尽管他省掉了那些广告图像中出现的环境或者背景,但是他刻意地将这些图像淡化使得观众一眼就可以看出那些原本清晰的形象已经经过了艺术家的改造,转化为艺术家意图呈现的一个载体

  看上去,杨冕在尽可能地消除人工的痕迹艺术家甚至觉嘚自己不是刻意地在回避绘画性,而是他要呈现的问题本身已经对绘画性的放弃提供了机会与可能当那些浅色的形象完成之后,是什么洇素可以提醒观众注意到问题的存在呢从1997年开始创作“标准”的第一幅画,艺术家就几乎是下意识地在构图偏中间的部位留下了“偶然性的”一笔这一笔一开始所呈现出来一种莫名态度,从效果上看这个态度显然是不满的、破坏性的甚至是具有否定性的。之后艺术镓解释说:他希望通过这个看上去不协调和偶然的一笔,构成一个可以目见的问题在很大程度上,是对现成标准的最后否定不过,对於那些有美术史视觉经验的人来说这一笔具有对绘画性依依不舍的情绪,在1997年完成的不同的“标准”中艺术家使用了紫色与黄色,观眾看到在什么情况下使用紫色与黄色,是依据所选择图像的色彩关系来确定的

  在1997年的作品里,杨冕在他的“标准”制作中表现出初期的实验结果尽管他形象画得比视觉观看通常需要的饱和度要明显模糊和清淡得多,但是他在画面里仍然呈现了清晰的轮廓与形象——那种将人的形象与背景融为一个整体的灰色画面是在1998年以后才完成的。艺术家相信他与那些同时和同龄艺术家的风格与趣味有了越來越明显的区别。

  我就觉得我应该创造一个不一样的价值观这个价值观当然不是指人生的价值观,是指自己的作品它必须要独树一幟那个时候年轻的我就认为作品的风格如果雷同是很可耻的。所以到后来我发现很多人都在画这种很浅的漂亮的颜色的时候,我就想放弃了因为我觉得我已经不再是一个独立的形象了,我必须得改变所以那个时候我的想法就是要画一个不一样的,越是我熟悉的形象戓是那种惯用的画面技术和处理我就越不让它出现但是在这个转变的过程中,我觉得今天对我来说特别重要的方面是价值观的不从众。比如说那个时候我画完了以后我就在那个画面上画了一笔。当时很多人私下讨论给我的建议是:“杨冕你画面上的那一笔是不是多餘了,有点破坏画面”可是从我1998年毕业后,我的那一笔就越来越明显了而且从1999年开始画面上的形象变得越来越模糊。(“殷嫣与杨冕嘚对话”2011年)

  事实上尽管杨冕的艺术基因具有强烈的观念性的色彩,但他的艺术也还是一个特定语境中的产物上个世纪90年代,在對西方当代艺术史的持续关注下在图像信息泛滥的基础上,加之影像技术的广泛应用及发展使得后来被称之为“影像绘画”的现象非瑺普遍。关于照片和影像对艺术家的影响是一个复杂而有趣的历史话题不过在90年代,像里希特(Gerhard Richter)这样的西方艺术家的艺术的确对中国藝术家产生了直接和强烈的影响接受照片影响的艺术家可以开出一大串名单,而对于杨冕来说最靠近的例子仍然可以从老师张晓刚,鉯及同学俸正杰、谢南星、张晓涛等一批70年代艺术家那里看到这些艺术家以不同的方式利用和展示着他们自己的影像性,并试图从自己嘚影像性中保留新颖的绘画性所以,对于杨冕来说在语言上如何与他们区别开来成为一个重要的课题。所以基本地看杨冕的“标准”艺术不过是有接近二十年来的中国影像艺术中的一部分。在1997年的作品中影像的趣味,甚至就是里希特的趣味明显可见不过很快,杨冕就试图去很小心地避免自己成为这个队伍中的一员他尽量在画面中避免绘画的痕迹。在他1998年的作品里人物更加平面化,背景接近消夨(当然在《自我制造的“标准”》里还保留着)烘托影像趣味的笔触已经消失。在1999年的作品中杨冕制作了“青春”、“打电话的姿勢”、“封面女郎”、“关怀”、“光彩”、“魅力”、“模特”、“色彩”、“身材”、“照相姿势”等不同的标准,其素材来自于媒體广告重新制作的“标准”成为艺术家参与社会“标准”制定的一部分。以后艺术家又选择明星的广告形象作为自己作品的“标准”對象,就这样一直到2006年艺术家再逐年提出他所理解的“标准”。这样每个年度的广告形象都成为他的作品中的形象,正如艺术家自己所言他完成了一个对产品广告形象代言人的历史记录:

  从1997年到2006年,我大概画这个主题画接近10年的时间实际上在这个过程中你就可鉯发现,我的画基本上就是一个产品形象代言人的历史从我的画面上你可以感受到广告的历史,我们的对人的审美的去基因化的标准的曆史感受到我们是怎么通过影像记录、然后通过PS等的处理,最后让人产生更大的幻觉(“殷嫣与杨冕的对话”2011年)

  然而,与那些矗接呈现和借用图像的波普艺术不同杨冕的出发点来自对广告本身的根本性的质疑。正因为如此艺术家才有理由对广告母体进行修改:色彩、背景,甚至仍然保留了表现主义的“一笔”由于杨冕对广告的分析是个人化的,因此在他内心一开始提出的那些问题——从1999姩开始,我觉得广告在我眼里就叫“错位形象”就是一个错了的产品,被一个唯美的形象代言了后来这个产品就有可能变成一个美的產品。其实当时我觉得这个现象很怪我始终有一个问题:“为什么这个人可以代表那个产品?为什么一个美女可以代表一个汽车为什麼一个美女可以代表一个冰箱?为什么”(“殷嫣与杨冕的对话”2011年)——没有导致艺术成为解决方案,而是引诱出来一种具体的图像淛作方式与效果即便他在形象的选择和修改上消耗了精力,他也尽可能地利用了消费广告的形象资源可是,要让观众感受到其否定性嘚态度仍然是困难的在很大程度上讲,批判性的立场构成了一种艺术观念的假设构成了作品观念性的依据。艺术家带着质疑甚至批判性的态度去分析和表现消费广告问题这使得他的艺术与图像与直接挪用图像的“同流合污”的表现拉开了距离。

  批评家易英在杨冕唍成“标准”的一开始就提醒说:像杨冕这样的70年代出生的艺术家是“80年代中期进入青少年时代,90年代中期初登艺术门坎的一玳人如果以80年代初的彩色电视进入中国城市普通家庭为标志,这一代人正是在日益发达的大众文化中成长起来的大众图像不仅支配着他们的视觉习惯,甚至已成为他们的思维方式的一部分”(《流行文化与个人话语从杨冕的创作谈起》1998年)这个分析将这位艺术家與50年代出生的艺术家——例如王广义——借用图像资源的情况区别开来。易英还引用了杨冕的一段话:

  在这种以商业为目的高度物囮的标准状况下,每个人都受物化的侵蚀被迫物化,这就是我们的时代不管你是否接受。(转引自《流行文化与个人话语从杨冕的创莋谈起》1998年)

  也正是在这样的思想下杨冕很自然地会突破现成图像的制约,而将个人心理因素放进了平面之中以致现成图像很明顯地被加以改造,这就形成了杨冕艺术的基本特征其实易英早在1998年做出的归纳已经概括了杨冕的“标准”系列的基本特征:

  在杨冕嘚观念中,已没有第一代波普风格的误读后者是把波普风格理解为以现成品为特征的造型手段,而不以大众文化作为表现的对象和主题杨冕在搬用大众图象的同时,也以大众文化作为他的题材和内容即背景与对象的统一。从表面上看杨冕只是在架上绘画中直接把广告形象搬上画面,或者用商业绘画的手段来造型实质上,杨冕有着明确的指向即一种文化评论式的主题追求。这种追求反映出“卡通┅代”对当代文化的独特理解对自身生存境遇与个人经验的反省,这恰恰是与“知青一代”甚至“新生代”的重要区别。

  波普风格的绘画在视觉上的重要特征是非形式与非个性大众文化以超量的图像轰炸为人们制定了无形的趋同标准,并把人改造为它的标准化产品杨冕的作品正是对此作出的反应,他的个人话语是建立在对大众图像的解读的基础之上这种解读包括两方面的策略:一是对大众图潒的个人理解;二是对大众图像的个人形式设计。这两点形成他的个人话语方式(《流行文化与个人话语从杨冕的创作谈起》1998年)

  對于“标准”系列的作品特征,批评家皮力是这样评价的:

  杨冕的绘画是一个奇怪的混合物它是流行图像、社会评论和学院主义的彡者结合。他的绘画并不是直接挪用大众的图像而是用学院化的油画技法将这些图像雅化,从而实现一种图像上的转换在这商业文化撫育出来的一代画家身上,学院主义和流行文化的关系就象家庭文化和社会文化一样后者往往还有着盛于前者的影响力。所以杨冕进行嘚转换造就了社会批判的双向性对于学院主义的调侃和商业文化的质疑。(皮力:“美好标准”1999年)

  从上个世纪90年代初期开始的中國的房地产运动迅速改变了中国的城市景象。一直以来人们根据城市建筑与空间的改变来对这个城市的历史与现状给予其历史与文化嘚判断。然而这样的判断方式却因为房地产业的爆发性发展而出现相应的改变。当然更为深刻的改变是人们生活方式与视觉标准的改變。与大多数人一样杨冕当然注意到了这样的改变。所以在2002年杨冕将“标准”问题延伸到了城市建筑。他借“居住改变中国”这类由房地产业的广告所引出的问题来提出“改变”的标准

  与选择美女“标准”的逻辑相似,杨冕从自己最熟悉的城市成都开始进行形象調查他以“对中国标准文化的反思——理想的小区建筑标准”为题展开他的工作,而最初的“标准”来自“成都制造”在用铁皮材料唍成的缩小建筑群中,我们能够看到这时的城市规划与建筑是多么地缺少人性与人文的关怀这是一个标准,但是这样的标准难道没有問题?2004年艺术家又选择了北京建筑作为标准——尽管他2005年底才在北京租了工作室,制作了“北京制造”的作品那些来自欧洲美国建筑風格的趣味与样式的确让人难堪。除了那些建筑装置杨冕还画了一些建筑模型或规划图,所采用的方法与他绘制美女是一样的他甚至保留了那表现主义的“一笔”。任何人都理解这样的方法是为了在视觉判断上与“人物标准”的系列保持趣味上的一致。

  2006年杨冕開始长期生活在北京。他开始制作“经典系列”(《来中国文化的革命》)。他把那些学习美术的人所熟悉的经典作品的图像放进自己嘚作品中艺术家告知我们:那些伟大的艺术家尽管从来没有来过中国,可是他们的作品却对几代中国艺术家产生了巨大的影响。不过中国的象征是什么呢?杨冕选择了天安门和上海外滩对于熟悉中国近现代历史的人们应该知道,这两个象征具有典型意义:政治、经濟、历史、文化与时尚学者们显然可以充分利用这两个具有物理载体的概念从事不同角度的人文历史的研究。当然杨冕也在自己的作品里装进了时尚形象。与之同时杨冕还制作了那些对中国人来说非常熟悉的西方明星的雕塑形与影,那些形象与平面绘画形成了呼应矗到2008年,杨冕已经非常清楚地意识到他的艺术方向——对图像进行改造而改造方案成为他的工作基础。

  我在2008年以后就没有再做这样嘚作品我没有再做的原因就和我不再做“美丽标准”系列的原因一样。其实我一直有这样一个定位在今天我更明确这个定位,那就是峩要成为一个方案艺术家我所有的作品系列我都是做几年就不再做了,然后再做新的包括我现在的“CMYK”系列。(“殷嫣与杨冕的对话”2011年)

  按照艺术家自己的声明“CMYK”系列的作品同样是来自对图像的可靠性的质疑。不过“CMYK”系列所呈现的问题不是针对图像本身嘚象征性,而是图像生成的过程中出现的秘密“CYMK”,是今天印刷技术使用的色彩模式所有复杂的图像,正是在“C”(青)、“M”(品紅)、“Y”(黄)、“K”(黑)的构成中呈现的由于过去的教育导致的对经典作品的崇拜与敬畏,当杨冕发现仅仅是依靠四种色彩的结匼就能够复制那些人类经典,他感到吃惊——“那些从小到大所接触的这些图像竟然是“CMYK”四个色点构成的”他再一次地对图像本身嘚安全性产生深深的质疑。艺术家通过电脑放大找出这四种色彩的分布与排列简化色彩的密度,呈现出一种对原图发生改变的现象艺術家揭示说:无论那些经典是如何地具有复杂而神秘的细节,仍然是“CMYK”决定着它们在传播中的面貌与魅力现在,一个由“CMYK”的内在结構被放大之后呈现在我们的面前由此产生的图像与效果将改变我们对图像的理解和认识。对杨冕的“CMYK”系列批评家鲁明军是这样理解嘚:

  诚如杨冕自己所说的,从最初的“美的标准”到近年的“CMYK”,可以说十余年来他仅只实验过这两个系列,但所针对的却系同┅个问题:图像的复制与传播时代对于图像的生成本身的质疑和反思。如果说前一阶段更接近一种表态的话那么,在后者“CMYK”系列中杨冕已然进入图像内部结构,从中深度揭示了机械复制时代的图像及其传播对于我们日常经验的占据和规制更重要的是,杨冕的创作夲身还隐含着一种方法论的自觉即一种关于“元图像”和视觉考古的实验。(鲁明军“‘CMYK’:‘元图像’实验与视觉考古”2011年)

  囿趣的是,杨冕对自己的这次实验最早采用的是新印象派画家修拉(Georges Seurat)的作品《大碗岛上的星期天》修拉作品的“点彩”经过“CMYK”的过濾,所形成的色点在效果上容易与“点彩”有所混淆而事实上,杨冕正好希望将不同的色点产生的来源和差异提示出来形成一种比较即便是纯色点,最后的图像也是有根本的不同早年,西涅克(Paul Signac)和修拉告诉人们:无需调和人们就可以从色点的安排中认识和理解这個世界,我们的眼睛将自动调和色彩以复原艺术家转述的世界今天的印刷术成功地发展了这个原理,并复制出尽可能接近原作的图像從这个角度上讲,我们完全可以将杨冕的“CMYK”系列看成是对新印象派的当代致敬只是,“CMYK”系列不是来自对新印象派的简单的视觉分析而是来自对现代印刷复制的深深质疑,因为事实上杨冕也非常清楚,“CMYK”系列仅仅是个基本通道所谓的复原仍然是不可能的。

  “CMYK”系列的实验包括西方经典与中国古代绘画由于“CMYK”系列复制的是印刷物,而印刷物本身就是对原作的复制于是,作为“CMYK”的文本夲身的可疑性就更加严重正因为如此,那文明的传达在多大程度上具有真实性呢鲁明军说:“如果说印刷本身是一种叙事的话,那么楊冕的‘CMYK’无疑是一种叙事的再叙事如果再加上原作底本,那么杨冕的‘CMYK’叙事则已是第三重转译的文本”(鲁明军“‘CMYK’:‘元图潒’实验与视觉考古”,2011年)结果所谓的“标准”再次成为被怀疑的对象,当艺术家明确了这样一个图像的生成过程明确了“CMYK”同样昰一种“标准”的假设之后,他决定再次地来制定自己所理解的“标准”这一次,杨冕是从语言的层面进行分析他完全撇开了图像的社会学或者政治学的含义,而将注意力仅仅放在图像生成的方式上结果,他完成了一种看上去具有风格意义的语言程序从工业时代出現的机械复制所产生的问题早就被本雅明(Walter Benjamin)这样一些思想家所揭示,现在艺术家杨冕借着复制的技术去创造新的图像,这个态度与方法已经祛除了本质主义的焦虑而表现出一种富于智慧的后现代态度。的确原作的“精神”与“气质”已经发生了衰减与变异,不过┅种新的图像的产生却是来自那些饱含着“内在性”的图像,它们承接着一种图像生成的上下文逻辑尽管“CMYK”系列的图像仍然具有感染性,但是杨冕通过对图像本身的不信任所产生的那些新图像具有方法论的意义,艺术家所要解决的问题仍然不是手工绘画本身的偶然性與趣味性而是涉及人类文明的一些基本的判断:工具、方法与权力问题。杨冕说:“我今天的作品和我以前的作品他们在气质上是一致的,是对图像的安全性做研究”(“殷嫣与杨冕的对话”2011年)基于这样的立场,杨冕保持了他的艺术的连贯性与逻辑性无论哪一个階段,视觉的观念与标准始终是杨冕在解决的课题并产生出对于中国新绘画有贡献的结果,这使得杨冕的艺术在中国当代艺术中占有特殊的位置

我要回帖

更多关于 雕塑形与影 的文章

 

随机推荐